Friend of famous surrealists like Breton, Tanguy and Matta, but above all finding his own way in painting . Influenced by Picasso, Cezanne and later Miro, Gorky received several exhibitions in the Netherlands. The dutch public was spoiled by the exhibitions in the Stedelijk and Boijmans and this was something different. It wasn’t abstraction as they encountered it in the fifties and sixties, but it also was not surrealism as the Boijmans had had on show.
It was a symbiosis between cubism and surrealism and this combination made Gorky stand out from the other painters from his generation and for this combination he would become known after his suicide in 1948. There are some nice Gorky publications available at www.ftn-books.com
From 1961 until his death Viktor IV lived in a boathouse at the river Amstel in Amsterdam. Almost like a clochard but not secluded, because during his life he kept a very keen eye on the art scene around him. This resulted in one of the most fascinating oeuvres of any modern artist. Building his works from lost and found material washed ashore wooden panels he developed a sign language which was typical for Viktor IV, including a new way of looking at time with his BULGAR watches. Roughly his artistic life can be divided into 3 parts. The first being the making of his ICONS, the second his sign language the RUNES and thirdly the JOURNAL pages he drew almost daily.
The site of the Viktor IV foundation gives some excellent information on the artist and person Viktor IV was www.viktoriv.nl
There are very few publications on this artist, but www.ftn-books.com has the famous Stedelijk Museum publication available at its internet bookstore.
Sometimes when you search on the large WWW and try to find some information on an artist or subject it is hard to find a site with a good clean design, filled with sensible information and a joy to visit. Of course you must first look at www.ftn-books.com for books on Gispen, but after you have done just that…. please visit http://www.whgispen.nl
This site gives the best possible insight in Gispen and his works, unfortunately only in dutch, but the designs speak for themselves. Gispen is one of the true inventors of dutch design, being one of the first to design furniture out of tubular frames and making them suitable for offices and home interiors. The result is that many dutch families know of Gispen, because they lived their lives among Gispen furniture, but never knew the story of its designer. Please visit the Gispen site and do not forget that www.ftn-books.com has some nice books on Gispen.
Jaap Nanninga was born in Winschoten in the north of the Netherlands but after travels to Germany and Poland he settled in Den Haag in 1936, where he stayed and worked his entire life. meber of the famous Posthoorn group het met his friends artist for drinks and dinners at the POSTHOORN cafe at the Voorhout in Den Haag ( and yes…it is still there and serves the finest “Bitterballen” in Den Haag. He received his artist eductaion from Werkman and Wiegers and stayed for a short moment with Geer van Velde in Paris. These 3 artists made Nanninga the artist which we know nowadays. Abstract compositions rooted in the Fifties . a little Cobra mixed with abstract expresionism. Many dutch museum have some great Nanninga’s, but one museum i would like to mention specially is the FIGURA painting in the van Abbemuseum collection. Powerful and typically Fifties abstraction.
In the time the PC. Hooftstraat in Amsterdam was not a fashion street, but an ordinary city street with a butcher, a grocery, baker, vegetables shop and even a garage. In those days there were some galleries who held residence in the P.C. Hooftstraat,. Among them there was gallery IKON, which presented religious icons and yes, i was the shopkeeper …it was one of my first jobs in the art world. At one day Carel Willink passed by , returned and entered the gallery. Hat, walking stick, bow tie . He really looked like a bohemian. Now almost 35 years later i still remember the person, but as an artist i lost interest. His technique is phenomenal, but in the last years of his life he only took consignments and made portraits for famous dutch people. One exception… . The (nude) portrait he made of his wife Sylvia is exceptionally beautiful.
There was a time that the Escher Museum at the Lange Voorhout functioned as a modern art dependance of the Gemeentemuseum Den Haag. Rudi Fuchs initiated this by convincing the municipality of the Hague, that the town was in need of an extra Modern Art museum. A little like the Castello di Rivoli near Torino, where he curated the first exhibitions. Decorated with an original Donald Judd floor, the setting was perfect for modern art. Responsible for the project was John Sillevis who invited some friend artists to exhibit in the palace. One of them Jean-Charles Blais. Together with this exhibition a catalogue was published , which was designed by one of the very best at that time….Gracia Lebbink. Beautiful cahier stiching, printed by Lecturis this is a true gem of a catalogue. Since many exhibitions have been held in the palace but few were as impressive as the Blais exhibition.
Jean-Charles Blais was born in Nantes (Loire-Atlantique) on October 22, 1956. At the tender age of eighteen he enroled at the “École des Beaux-Arts” in Rennes, where he studied for a total of five years. Since the early 1980s Jean-Charles Blais studied the work of the Nouveaux Réalistes, Pop-Art and Arte Povera of Mario Merz, especially the works of the so-called “affiches arrachées”, which had a fundamental influence on Blais’ work. This work, which is determined by the choice of material used to carry the picture, marked his departure to a new kind of painting. On the basis of torn-off advertising posters which are then stuck on top of each other in multiple layers, Jean-Charles Blais developed a pictorial language, that was less interested in the suface of the two-dimensionally formulated message and more concerned with the space articulated “behind” the surface. The multilayered nature of the material and the view to the incidental edges and creases create associative structures. On their basis Jean-Charles Blais created representational motifs, figurative elements, houses and animals, plants and tools on the back. Thanks to numerous solo exhibitions in France and later also in Germany and the USA, Jean-Charles Blais’ works became known to a larger audience during the eighties. His first large-scale work in a public space attracted a great deal of attention in 1990: Jean-Charles Blais was commissioned to design the Paris Metro station “Assemblé Nationale”. In 1996 the “Telephone Booths” project for the “Thinking Print” exhibition of the Museum of Modern Art in New York followed. Digital technologies and new materials have been in the centre of Blais’ creative work since the turn of the millennium.
John Baldessari is a conceptual artist. Personally i am not the greatest fan of his work, but because of his approach to the the work of Sol LeWitt i have this one publication that is very special and of course typical Baldessari and available at www.ftn-books.com
Initially a painter, Baldessari began to incorporate texts and photography into his canvases in the mid-1960s. In 1970 he began working in printmaking, film, video, installation, sculpture and photography. He has created thousands of works that demonstrate—and, in many cases, combine—the narrative potential of images and the associative power of language within the boundaries of the work of art. His art has been featured in more than 200 solo exhibitions in the U.S. and Europe. His work influenced Cindy Sherman, David Salle, Annette Lemieux, and Barbara Kruger among others.
Starting this blog with the internet address of Benoit Hermans for those among you who do not know his work. Hermans exhibited on multiple occassions in the Bonnefanten museum , but it took some years and Rudi Fuchs to present his art in Amsterdam. It was in the late nineties that he first received an exhibition in Amsterdam at gallery van Dieten and participated in the Stedelijk exhibitions ON THIN ICE and UP TO NOW. Benoit’s his art is fascinating. He combines every day persons /objects into collages making them feel strange and surreal.
Een kopietje van Lichtenstein’s schilderij ¨I’VE HOOKED A BIG ONE¨ circuleerde al enige tijd in mijn atelier. Het fascineerde me vanwege de manier waarop Lichtenstein erin geslaagd was het typische Disney-idioom om te zetten in een goed lopend schilderij. Want in tegenstelling daarmee verzetten Disney’s tekeningen zich letterlijk nergens tegen de regels van het alledaagse zien. Ze sluiten zo direct mogelijk aan bij het meest voor de hand liggende, gaan altijd moeiteloos op in die allesverzengende brij van altijd geldende kijkgewoontes. Zo komt er in zijn tekeningen nooit een vorm voor die raadselachtig blijft. Altijd gaat het ene lusvormige onderdeel vloeiend over in het andere. De hele wereld is gereduceerd tot soepel in elkaar grijpende verzameling van krullen en cirkels – of het daarbij nu gaat om de snavel van Donald Duck, de kraag van zijn zeemansjasje of zijn veel te dikke eendenpoten. Zelfs de tekstballon wordt op die manier helemaal een met degene die hem uitspreekt. Dat maakt het nogal moeilijk om daar een goed schilderij van te maken. Ik vond het deste frappanter dat het Lichtenstein toch was gelukt.
Op een gegeven moment kwam dat fragment in de buurt van een reproductie van Caravaggio’s “Ongelovige Thomas” terecht en meteen viel me op hoe goed Donalds verwondering over zijn visvangst (dat is eigenlijk de vangst van zichzelf, want het haakje is in zijn eigen staart terecht gekomen) plotseling leek samen te vallen met de ontzetting waarmee Thomas Christus’ wond inspecteert. In de eerste plaats door het formaat van Donalds ogen, die daarom alleen al niet zozeer naar de wond als wel dwars door Jezus heen lijken te kijken. Het lijkt wel of ze zijn lichaam nog ’s extra doorboren met hun blik. Maar zeker ook doordat het krullende van Disney’s stijl de welving van de wond als het ware versterkt.
Bovendien realiseerde ik me tegelijkertijd hoe een drietal vormen van iconoclasme – twee oudere en een meer recente – op deze manier in één enkel beeld samenvielen. Die twee eerste vormen zaten al min of meer besloten in het schilderij van Caravaggio zelf. Die laatste werd door Donald Ducks aanwezigheid daaraan toegevoegd.
Wat ik bedoel is het volgende. Caravaggio’s versie van ´De ongelovige Thomas´ is op zichzelf een iconodulisch manifest in het kwadraat. Het drijft volgens mij namelijk hét centrale argument, dat de verdedigers van het beeld tegen zijn tegenstanders inbrachten, volledig op de spits. De tegenstanders van het beeld wezen er namelijk in eerste instantie op, dat het goddelijke als zodanig niet is af te beelden en dat dus elke poging het wel te doen uitloopt op blasfemie. Elke poging God in een beeld te vangen zou een daad van heiligschennis zijn.
Ter verdediging van het beeld wezen de iconodulen er vervolgens op dat het toch ook God zelf was, die besloten had zijn eigen zoon deel te laten nemen aan deze ‘goddeloze’ werkelijkheid van het ondermaanse. Waarom zou dan een andere verschijningsvorm, of liever: een andere vorm van incarnatie, daar dan geen getuigenis van mogen afleggen? De iconodulen wezen met andere woorden op de in hun ogen essentiële overeenkomst tussen de dubbele natuur van Christus en die van het beeld. Beiden namen gelijktijdig deel aan zowel de goddelijke als de wereldse dingen.
Nu speelde zich deze strijd tussen voor- en tegenstanders van het beeld af in de achtste en negende eeuw na Chr., dat wil zeggen meer dan achthonderd jaar, voordat Caravaggio zijn versie van de ongelovige Thomas schilderde. In de tussenliggende eeuwen was de houding van de kerk ten aanzien van het beeld totaal veranderd. Inmiddels was de schilderkunst al uitgegroeid tot een volkomen geaccepteerd propagandamiddel van de kerk en om die reden een belangrijk wapen geworden in de strijd tegen een geheel nieuw soort iconoclasme, dat van de protestanten.
Dat Caravaggio voor de kerk werkte ten tijde van de contra-reformatie, komt in zijn werk heel duidelijk tot uitdrukking. In de eerste plaats is daar de monumentaliteit en eenvoud van zijn composities. Hiermee kwam hij de voorstanders van de reformatie in zekere zin tegemoet. Want de eenvoud was uitdrukking van zijn verlangen terug te willen gaan naar de bron, dat wil zeggen te komen tot een zo direct mogelijk contact met datgene waar het in de bijbel om ging. Caravaggio deed er alles aan de toeschouwer ervan te doordringen, dat hij als het ware direct getuige was van datgene wat zich meer dan 1600 jaar geleden ooit had afgespeeld en dat hij zich daarop moest concentreren en niet op ingewikkelde, theologische toevoegingen van later datum. Ook een aantal andere, hele karakteristieke kenmerken van zijn werk zijn hierop terug te voeren. Zo gebruikte hij vaak als model hele volkse types, die in niets leken op de idealiserende kunst van de voorafgaande generaties. Een overdreven realistische weergave van handen of gezichten wijzen in die richting, maar vooral dus een uitgekiend gebruik van het door hem uitgevonden clair-obscur.
Gezien de achtergrond van het iconodulisch argument zou je kunnen zeggen dat Caravaggio op deze manier in zijn strijd tegen het tweede soort iconoclasme het inhoudelijke argument van het eerste radicaal versterkt. Want naarmate hij erin slaagde Jezus en zijn wond realistischer te schilderen, versterkt hij impliciet het iconodulische argument, dat uitgaat van de radicale overeenkomst tussen de goddelijke vlezigheid van Jezus én het materiële van het beeld.
In mijn eigen versie komt er dan nog een derde iconoclastisch gezichtspunt bij, dat te maken heeft met de reden waarom Lichtenstein in de jaren ’60 de hengelende Donald schilderde. Dat hing namelijk samen met een zoveelste beeldverbod, deze keer uitgevaardigd door een lid van de kunstgemeenschap zelf, namelijk de Amerikaanse kunstcriticus Clement Greenberg.
Voor de zoveelste keer is de houding ten aanzien van het beeld weer veranderd. Inmiddels heeft de zichzelf serieus nemende kunst de beschermende en beeldbepalende ruimte van de kerk al meer dan twee, drie eeuwen verlaten en is in staat gebleken geheel aan haarzelf gewijde ruimtes in het leven te roepen. En Greenberg wil nu dat de schilderkunst ook nog de laatste stap zet op weg naar de absolute autonomie; met het opgeven van de christelijke iconografie als leidraad heeft deze kunst volgens hem inmiddels ook de afbeeldende functie als zodanig verloren. Dus eist Greenberg de afschaffing van de figuratie als zodanig. Volgens hem heeft deze een optimale ontwikkeling van de kunst sinds eeuwen in de weg gestaan en kan de kunst alleen maar haar ware bestemming bereiken, als kunstenaars zich nog uitsluitend bezighouden met een onderzoek van het schilderij als plat vlak. En Lichtenstein’s schilderij van Donald Duck was op dat moment een bewuste stellingname tegen dit Greenbergiaanse (niet beeld- maar) afbeeldverbod. Lichtenstein heeft Donald Duck hier eigenlijk gebruikt om de schilderkunst te refigureren.
Tegen de achtergrond van deze derde laatste vorm van iconoclasme zou je nu kunnen zeggen dat de ongelovige Donald in dit schilderij namens Thomas en de ongelovige Clement een dubbel onderzoek verricht. Ten eerste naar de echtheid van Christus’wond en ten tweede naar de echtheid van het geschilderde. En in de visie van Greenberg betekent dat eigenlijk dan weer ten faveure van de afschaffing van de figuratie. En zo te zien vindt ie dat maar wat leuk. Want een en ander gaat gepaard met een enorme vondst: ´I’ve hooked a big one´. En die BIG ONE temidden van al dat iconoclastisch geweld, dat is hij natuurlijk zelf.
Personally i consider, like Jurrie Poot, ( he wrote a short article on Baumeister in the Stedelijk Museum Bulletin) a constructivist. But a constructivist who became more free with every painting finally resulting in a style which was a cross between Malevich, Miro and in the Netherlands …Willy Boers.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Born at Stuttgart, where in 1911 he enrolled at the Art Academy as a pupil of Adolf Hölzel. Trip to Paris in 1912 where he discovered the work of ToulouseLautrec and Gauguin. Another trip to Paris in 1914 with Oskar Schlemmer; this time he became an enthusiastic admirer of Cézanne. From 1919 date his first Mauerbilder (wall pictures). A third stay in Paris in 1924, where he came into contact with Ozenfant, Le Corbusier, Fernand Léger and, some years later, the Abstraction-Creation group ( 1932). He taught at the Fine Arts School in Frankfort from 1928 to 1933, when he was dismissed by the Nazis and condemned as a “degenerate painter.” Thereafter he lived a retired life in Stuttgart and worked on in solitude until the end of the war; earned his living during this period by working in a printing plant. Appointed to a professorship at the Stuttgart Academy of Fine Arts in 1946. In 1947 he published a book, Das Unbekannte in der Kunst, written four years earlier. His work has been represented in most of the major post-war exhibitions in Europe, and also at the exhibition of German Art of the Twentieth Century, held in 1957 at the Museum of Modern Art, New York. Baumeister retrospectives organized at Documenta ll ( Kassel, 1959) and at the 1960 Venice Biennale.
Joan Jonas was born in 1936 in New York. A pioneer of performance and video art, Jonas works in video, installation, sculpture, and drawing, often collaborating with musicians and dancers to realize improvisational works that are equally at home in the museum gallery and on the theatrical stage. Drawing on mythic stories from various cultures, Jonas invests texts from the past with the politics of the present.
Just a short biography which can be found everywhere on the internet, but a visual example of her work says more than a thousand words.
and the interview she has done with Art21
www.ftn-books.com has only one book available by Joan Jonas. It is the exhibition catalogue for her Stedelijk Museum exhibition in 1994.
Artist/ Author: Oliver Boberg
Title : Memorial
Publisher: Oliver Boberg
Measurements: Frame measures 51 x 42 cm. original C print is 35 x 25 cm.
Condition: mint
signed by Oliver Boberg in pen and numbered 14/20 from an edition of 20