For me Alan Charlton stands for British Minimalism. Characterized by the color Grey, he makes constructivist shaped monochrome paintings. This is in short how you can describe the works by Alan Charlton. There were not many occasions that i have seen his works in Museums, but i remember at least to have seen three times his works. First at the van Abbemuseum, secondly at the Stedelijk Museum and thirdly at the Tate Modern. On all three occasions i thought these works were magnificent. I saw these works quite some time apart from each other, over a period of over 15 years they were viewed, but I always was impressed with the monochrome grey’s, each slightly different from each other making these a true color scale of grey’s.
They blend into their space and because of their monotony and regular shapes they become a part of the room they are exhibited in. It takes some time to appreciate them , but once you do , there are few more exciting paintings and therefore better artists than Alan Charlton, who makes these wonders in grey.
The Sikkens foundation chooses every year an artist for their prestigious Sikkens Award and in 1993 the honor was Donald Judd’s. He received the award for his entire oeuvre and delivered a lecture/speech on the subject and the importance of Piet Mondriaan on that occasion. The title “SOME ASPECTS OF COLOR IN GENERAL AND RED AND BLACK IN PARTICULAR”. For years i tried to find the little book which was published on that occasion and presented to the invited audience. A beautiful little book , cahier stitching, designed by Rutger Fuchs, with a typical Donald Judd cover and finally i have found one for www.ftn-books.com. The book is not the perfect copy i would have wished for. On a scale from 1 to 10 i would rate it as 7.5 ,but given the fact that only about 400 copies have been published this is the best copy which is on the market at this moment and possibly the only one for a long time to come available and for sale, because these are scarce and extremely hard to find.
So if you think the Judd publication is a “ghost” publication….it is not ! It is real!. Here is a short impression.
At the time Rudi Fuchs was director of the Gemeentemuseum Den Haag, he organized an exhibition with works by Emil Schumacher in the just finished “Polak” zalen of the Gemeentemuseum. These rooms are on the ground floor and you have to pass these when you enter the museum by its back entrance where the personel enters the museum. It is just some 45 meters, but every time i passed these paintings by Schumacher i got an uneasy feeling. Perfect abstract paintings but because of the layers of paint these paintings almost were “organic” in their appearance and this organic quality made me uneasy everytime i passed them. What else can be said about them?… these paintings were impressive but i never would one for myself , because this feeling i got from them was to unpleasant to ever want one. A work of art not has not to be beautiful, nor being pleasing in its appearnce, but the way Schumacher paintings evoked feelings with me is the reason i never will want one for my collection. Still these abstract paintings have a great abstract quality and in some cases even a peaceful one.
There are some Schumacher titles available at www.ftn-books.com
There was a time that the Escher Museum at the Lange Voorhout functioned as a modern art dependance of the Gemeentemuseum Den Haag. Rudi Fuchs initiated this by convincing the municipality of the Hague, that the town was in need of an extra Modern Art museum. A little like the Castello di Rivoli near Torino, where he curated the first exhibitions. Decorated with an original Donald Judd floor, the setting was perfect for modern art. Responsible for the project was John Sillevis who invited some friend artists to exhibit in the palace. One of them Jean-Charles Blais. Together with this exhibition a catalogue was published , which was designed by one of the very best at that time….Gracia Lebbink. Beautiful cahier stiching, printed by Lecturis this is a true gem of a catalogue. Since many exhibitions have been held in the palace but few were as impressive as the Blais exhibition.
Jean-Charles Blais was born in Nantes (Loire-Atlantique) on October 22, 1956. At the tender age of eighteen he enroled at the “École des Beaux-Arts” in Rennes, where he studied for a total of five years. Since the early 1980s Jean-Charles Blais studied the work of the Nouveaux Réalistes, Pop-Art and Arte Povera of Mario Merz, especially the works of the so-called “affiches arrachées”, which had a fundamental influence on Blais’ work. This work, which is determined by the choice of material used to carry the picture, marked his departure to a new kind of painting. On the basis of torn-off advertising posters which are then stuck on top of each other in multiple layers, Jean-Charles Blais developed a pictorial language, that was less interested in the suface of the two-dimensionally formulated message and more concerned with the space articulated “behind” the surface. The multilayered nature of the material and the view to the incidental edges and creases create associative structures. On their basis Jean-Charles Blais created representational motifs, figurative elements, houses and animals, plants and tools on the back. Thanks to numerous solo exhibitions in France and later also in Germany and the USA, Jean-Charles Blais’ works became known to a larger audience during the eighties. His first large-scale work in a public space attracted a great deal of attention in 1990: Jean-Charles Blais was commissioned to design the Paris Metro station “Assemblé Nationale”. In 1996 the “Telephone Booths” project for the “Thinking Print” exhibition of the Museum of Modern Art in New York followed. Digital technologies and new materials have been in the centre of Blais’ creative work since the turn of the millennium.
Starting this blog with the internet address of Benoit Hermans for those among you who do not know his work. Hermans exhibited on multiple occassions in the Bonnefanten museum , but it took some years and Rudi Fuchs to present his art in Amsterdam. It was in the late nineties that he first received an exhibition in Amsterdam at gallery van Dieten and participated in the Stedelijk exhibitions ON THIN ICE and UP TO NOW. Benoit’s his art is fascinating. He combines every day persons /objects into collages making them feel strange and surreal.
Een kopietje van Lichtenstein’s schilderij ¨I’VE HOOKED A BIG ONE¨ circuleerde al enige tijd in mijn atelier. Het fascineerde me vanwege de manier waarop Lichtenstein erin geslaagd was het typische Disney-idioom om te zetten in een goed lopend schilderij. Want in tegenstelling daarmee verzetten Disney’s tekeningen zich letterlijk nergens tegen de regels van het alledaagse zien. Ze sluiten zo direct mogelijk aan bij het meest voor de hand liggende, gaan altijd moeiteloos op in die allesverzengende brij van altijd geldende kijkgewoontes. Zo komt er in zijn tekeningen nooit een vorm voor die raadselachtig blijft. Altijd gaat het ene lusvormige onderdeel vloeiend over in het andere. De hele wereld is gereduceerd tot soepel in elkaar grijpende verzameling van krullen en cirkels – of het daarbij nu gaat om de snavel van Donald Duck, de kraag van zijn zeemansjasje of zijn veel te dikke eendenpoten. Zelfs de tekstballon wordt op die manier helemaal een met degene die hem uitspreekt. Dat maakt het nogal moeilijk om daar een goed schilderij van te maken. Ik vond het deste frappanter dat het Lichtenstein toch was gelukt.
Op een gegeven moment kwam dat fragment in de buurt van een reproductie van Caravaggio’s “Ongelovige Thomas” terecht en meteen viel me op hoe goed Donalds verwondering over zijn visvangst (dat is eigenlijk de vangst van zichzelf, want het haakje is in zijn eigen staart terecht gekomen) plotseling leek samen te vallen met de ontzetting waarmee Thomas Christus’ wond inspecteert. In de eerste plaats door het formaat van Donalds ogen, die daarom alleen al niet zozeer naar de wond als wel dwars door Jezus heen lijken te kijken. Het lijkt wel of ze zijn lichaam nog ’s extra doorboren met hun blik. Maar zeker ook doordat het krullende van Disney’s stijl de welving van de wond als het ware versterkt.
Bovendien realiseerde ik me tegelijkertijd hoe een drietal vormen van iconoclasme – twee oudere en een meer recente – op deze manier in één enkel beeld samenvielen. Die twee eerste vormen zaten al min of meer besloten in het schilderij van Caravaggio zelf. Die laatste werd door Donald Ducks aanwezigheid daaraan toegevoegd.
Wat ik bedoel is het volgende. Caravaggio’s versie van ´De ongelovige Thomas´ is op zichzelf een iconodulisch manifest in het kwadraat. Het drijft volgens mij namelijk hét centrale argument, dat de verdedigers van het beeld tegen zijn tegenstanders inbrachten, volledig op de spits. De tegenstanders van het beeld wezen er namelijk in eerste instantie op, dat het goddelijke als zodanig niet is af te beelden en dat dus elke poging het wel te doen uitloopt op blasfemie. Elke poging God in een beeld te vangen zou een daad van heiligschennis zijn.
Ter verdediging van het beeld wezen de iconodulen er vervolgens op dat het toch ook God zelf was, die besloten had zijn eigen zoon deel te laten nemen aan deze ‘goddeloze’ werkelijkheid van het ondermaanse. Waarom zou dan een andere verschijningsvorm, of liever: een andere vorm van incarnatie, daar dan geen getuigenis van mogen afleggen? De iconodulen wezen met andere woorden op de in hun ogen essentiële overeenkomst tussen de dubbele natuur van Christus en die van het beeld. Beiden namen gelijktijdig deel aan zowel de goddelijke als de wereldse dingen.
Nu speelde zich deze strijd tussen voor- en tegenstanders van het beeld af in de achtste en negende eeuw na Chr., dat wil zeggen meer dan achthonderd jaar, voordat Caravaggio zijn versie van de ongelovige Thomas schilderde. In de tussenliggende eeuwen was de houding van de kerk ten aanzien van het beeld totaal veranderd. Inmiddels was de schilderkunst al uitgegroeid tot een volkomen geaccepteerd propagandamiddel van de kerk en om die reden een belangrijk wapen geworden in de strijd tegen een geheel nieuw soort iconoclasme, dat van de protestanten.
Dat Caravaggio voor de kerk werkte ten tijde van de contra-reformatie, komt in zijn werk heel duidelijk tot uitdrukking. In de eerste plaats is daar de monumentaliteit en eenvoud van zijn composities. Hiermee kwam hij de voorstanders van de reformatie in zekere zin tegemoet. Want de eenvoud was uitdrukking van zijn verlangen terug te willen gaan naar de bron, dat wil zeggen te komen tot een zo direct mogelijk contact met datgene waar het in de bijbel om ging. Caravaggio deed er alles aan de toeschouwer ervan te doordringen, dat hij als het ware direct getuige was van datgene wat zich meer dan 1600 jaar geleden ooit had afgespeeld en dat hij zich daarop moest concentreren en niet op ingewikkelde, theologische toevoegingen van later datum. Ook een aantal andere, hele karakteristieke kenmerken van zijn werk zijn hierop terug te voeren. Zo gebruikte hij vaak als model hele volkse types, die in niets leken op de idealiserende kunst van de voorafgaande generaties. Een overdreven realistische weergave van handen of gezichten wijzen in die richting, maar vooral dus een uitgekiend gebruik van het door hem uitgevonden clair-obscur.
Gezien de achtergrond van het iconodulisch argument zou je kunnen zeggen dat Caravaggio op deze manier in zijn strijd tegen het tweede soort iconoclasme het inhoudelijke argument van het eerste radicaal versterkt. Want naarmate hij erin slaagde Jezus en zijn wond realistischer te schilderen, versterkt hij impliciet het iconodulische argument, dat uitgaat van de radicale overeenkomst tussen de goddelijke vlezigheid van Jezus én het materiële van het beeld.
In mijn eigen versie komt er dan nog een derde iconoclastisch gezichtspunt bij, dat te maken heeft met de reden waarom Lichtenstein in de jaren ’60 de hengelende Donald schilderde. Dat hing namelijk samen met een zoveelste beeldverbod, deze keer uitgevaardigd door een lid van de kunstgemeenschap zelf, namelijk de Amerikaanse kunstcriticus Clement Greenberg.
Voor de zoveelste keer is de houding ten aanzien van het beeld weer veranderd. Inmiddels heeft de zichzelf serieus nemende kunst de beschermende en beeldbepalende ruimte van de kerk al meer dan twee, drie eeuwen verlaten en is in staat gebleken geheel aan haarzelf gewijde ruimtes in het leven te roepen. En Greenberg wil nu dat de schilderkunst ook nog de laatste stap zet op weg naar de absolute autonomie; met het opgeven van de christelijke iconografie als leidraad heeft deze kunst volgens hem inmiddels ook de afbeeldende functie als zodanig verloren. Dus eist Greenberg de afschaffing van de figuratie als zodanig. Volgens hem heeft deze een optimale ontwikkeling van de kunst sinds eeuwen in de weg gestaan en kan de kunst alleen maar haar ware bestemming bereiken, als kunstenaars zich nog uitsluitend bezighouden met een onderzoek van het schilderij als plat vlak. En Lichtenstein’s schilderij van Donald Duck was op dat moment een bewuste stellingname tegen dit Greenbergiaanse (niet beeld- maar) afbeeldverbod. Lichtenstein heeft Donald Duck hier eigenlijk gebruikt om de schilderkunst te refigureren.
Tegen de achtergrond van deze derde laatste vorm van iconoclasme zou je nu kunnen zeggen dat de ongelovige Donald in dit schilderij namens Thomas en de ongelovige Clement een dubbel onderzoek verricht. Ten eerste naar de echtheid van Christus’wond en ten tweede naar de echtheid van het geschilderde. En in de visie van Greenberg betekent dat eigenlijk dan weer ten faveure van de afschaffing van de figuratie. En zo te zien vindt ie dat maar wat leuk. Want een en ander gaat gepaard met een enorme vondst: ´I’ve hooked a big one´. En die BIG ONE temidden van al dat iconoclastisch geweld, dat is hij natuurlijk zelf.
Another of the artists Rudi Fuchs presented at the Stedelijk Museum was Markus Lüpertz . Fuchs is one of his biggest fans and because of that Lupertz was presented in 3 large retropsectives in the Netherland in the last 3 decades. There were exhibitions at the Stedelijk, Gmeentemuseum and van Abbemuseum. Lupertz was and is considered by many curator a true master painter known for his expressively rendered paintings and sculptures, which often merge abstraction and representation. His career first gained traction in the early 1960s, and he was the head of the Düsseldorf Art Academy, one of Germany’s most acclaimed art schools, for 22 years. In his work, Lüpertz combines references to popular culture, biblical and mythological themes and protagonists, and his country’s history and culture, including the Nazi era. His series of paintings of military helmets and other wartime symbols caused controversy in the 1970s, initiating a fraught relationship between him and the viewing public. “You cannot understand the artist in his time, you can only love or hate him,” Lüpertz has said.
www.ftn-books.com has some nice Markus Lüpertz publications available.
When Rudi Fuchs made it director for the Stedelijk Museum Amsterdam, one of the first acts was to fund his exhibitions with promotional activities by commercial industries. One of the first that got a chance to show his new products within the museum was Alfa Romeo who showed their new models Alfa Romeo GTV and the Cabrio version.
Sketches , clay models and the end product . Every aspect of the creation of these models was shown. Special poster and some leaflets with the exhibition made this a true museum exhibition , but was this the right place for such an event….personally i do not think so.
Although a car can be a “piece of art” it does not belong in an art museum , but certainly can be presented in a car museum. But still it must have been good for the museum funding, because since many other commercial activities have taken place , but none as outspoken as the one for ALFA ROMEO.
Because of my personal interest in cars www.ftn-books.com has some publications on the subject.
The blog of yesterday reminded me that Piero Manzoni was not the only artist who used faeces as a subject in their art. Gilbert & George is another example who used the subject in a far more explicit way than Manzoni did. With the canned Manzoni multiple it is still uncertain if the contents is the same as the label indicates , however with Gilbert & George it is no question at all, because the pictures show the subjects as they are.
Still the composition and execution are 100% recognizable Gilbert & George, but personally i like the more society and critical related subjects better and far more pleasing to look at, but just to show that many more artists used the subject it is nice to devote a blog on these 2 great artists.
Tate Modern announced her last year show as follows….The first UK retrospective of one of the twentieth century’s most original painters… and she definitely is. The Stedelijk Museum Amsterdam held a retrospective 23 years ago and she proved to be a highly original artist with a completely different approach to her subjects, sometimes very personal, making her own body the subject of a painting. Lassnig made informal paintings, abstract expressionist paintings was educated in and made animation art and showed her paintings during the Documenta which was curated by Rudi Fuchs in Kassel. During his first years of his directorship of the Stedelijk Museum, Fuchs invited her for a large retrospective in 1994 in the Stedelijk. More than 23 years before the Tate the STedelijk Museum recognized her qualities as an artist. Time after time i come to realize that the Stedelijk Museum Amsterdam is possibly the most trend setting museum in the world of Modern Art. The Maria Lassnig catalogue is available at www.ftn-books.com
Ad Dekkers was probably the first dutch minimal artist and even is somehow related to the dutch NUL / ZERO art of the sixties and because of his age 36 , on the day he died, there are not too many works by Dekkers. His oeuvre is limited and most of the important works are to be found in dutch ( museum) collections. ALL important dutch museums have work(s) by Ad Dekkers in their collections and these works prove to be more and more important when you look at them in conjunction with other art from the sixties and seventies. Dekkers announced his own death. He was manic depressed and his suicide was no surprise to the ones that had known him. He left us a great and important oeuvre and many of the publications are available at www.ftn-books.com
Artist/ Author: Oliver Boberg
Title : Memorial
Publisher: Oliver Boberg
Measurements: Frame measures 51 x 42 cm. original C print is 35 x 25 cm.
Condition: mint
signed by Oliver Boberg in pen and numbered 14/20 from an edition of 20